martes, 10 de noviembre de 2015


Arte Auditivo: Música Clásica
Por Dominique Polanco Ruedas

"Si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco." (Piotr IlichChaikovsky)

Resultado de imagen para musica clasica



La música como parte de las bellas artes siempre se ha correlacionado con las diferentes disciplinas artísticas más predominantes en el mundo. La relación, el entendimiento, disfrute y análisis de las diferentes disciplinas artísticas, cualquiera que estas sean, llevarán al músico a una mayor sensibilidad para entender su posición en la sociedad, su posición frente al arte, y así desarrollar una ética artística y profesional y le ayudará a conceptualizar cada vez más su propia filosofía artística. La ignorancia y el desconocimiento del entorno genera miedo, y este usualmente mantiene a las personas lejos de la exploración de su propia creatividad. El conocimiento, la voluntad y la práctica disminuyen ese miedo. El conocimiento te mantiene en tierra firme, la voluntad te da las alas y la práctica hace que lo desconocido se vuelva cada vez más familiar y menos espantoso. 

Resultado de imagen para inspiración

Esto nos lleva a entender que la inspiración tiene innumerables fuentes. Los artistas y las personas en general experimentan la inspiración en diferentes maneras y en diferentes momentos. Ésta puede llenarte de innumerables sentimientos y emociones. Puede llegar por algo que haya dicho alguien o por un fragmento de una novela literaria. Ciertos tipos de ambiente, ánimos, actitudes y personas son estimulantes para la creación y el descubrimiento, mientras que otros ambientes son agotadores de la creatividad y distractores.


Entre más contacto tenga el músico-artista con los diversos procesos creativos, cuales quiera que estos sean, y entre más se experimente así mismo, tomará mucha más conciencia de su propia creatividad e ingenio y tendrá mucha más noción de lo que puede funcionar para su música y de lo que no.
La música clásica, nuestro tema central, es la corriente musical que comprende principalmente la música producida en Europa Occidental. Abarca un período de tiempo que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no es aplicable del todo a la música realizada en nuestro siglo. aunque las principales características del género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el período característico de producción de la música clásica. 


La música clásica es habitualmente definida como la música de tradición culta.

Se distingue la música popular y de otras formas musicales no Europeas por su característica notación musical simbólica, en uso desde aproximadamente el siglo XVI. Dicha notación permite a los compositores prescribir de forma detallada el tempo, la métrica, el ritmo, la altura y la ejecución precisa de cada pieza musical. Implica el desarrollo de formas y géneros musicales altamente sofisticados, y por el empleo de una muy variada y compleja instrumentación . Por ello, la música clásica suele requerir de tanto los músicos como los compositores un alto grado de profesionalización y especialización.

El término música clásica aparece por primera vez a principios del siglo XIX, en un intento para destacar el período que va desde Johann Sebastian Bach hasta Ludwig van Beethoven como una edad dorada de la música.En la actualidad está asociado a la tradición de música culta y académica descrita arriba, y es a veces sustituido por música culta o música académica para incidir en la existencia de música de corte «clásico» (en oposición a contemporánea), en otros géneros como por ejemplo la música rock.

Los compositores clásicos aspiran imbuir a su música de una relación muy profunda entre su contenido afectivo (emocional), y los medios con los que lo logra. Muchas de las obras clásicas más elogiadas hacen uso del desarrollo musical, el proceso por el que un germen, idea o motivo musical es repetido en distintos contextos, o alterados de tal manera que la mente del oyente, conscientemente o no, compara las diferentes versiones. Los géneros clásicos de la forma sonata y la fuga emplean rigurosamente formas de desarrollo musical. Generalmente, las obras de música clásica muestran una gran complejidad musical gracias al uso que hace el compositor del desarrollo, modulación (cambios de tonalidad), variación antes que la exacta repetición, frases musicales que no siempre tienen la misma longitud, contrapunto, polifonía y una armonía sofisticada. Además, muchas obras clásicas bastante largas (de 30 minutos a 3 horas) son construidas a partir de jerarquías de unidades más pequeñas: las frases, los períodos, las secciones y los movimientos.
Su transmisión escrita, ha llevado a la expectativa de que el ejecutante tocará la obra de tal modo que realizará en detalle las intenciones originales del compositor. Durante el siglo XIX, los detalles que los compositores colocaban en sus partituras fueron incrementándose. Así vemos un opuesto rechazo-admiración por los ejecutantes que ofrecen nuevas «interpretaciones» de la obra de un compositor, y no es desconocido que un compositor le pida al intérprete una mejor realización de sus intenciones originales que la que él mismo pudo lograr. De este modo, los ejecutantes de música clásica alcanzan a menudo reputaciones muy altas por su musicalidad, aunque ellos mismos no compongan. La improvisación juega una menor presencia, en marcado contraste con otras tradiciones como el jazz, en donde la improvisación es básica. La improvisación en la música clásica era mucho más frecuente en el Barroco que en el siglo XIX y siglo XX, y recientemente la interpretación de aquella música por músicos clásicos modernos ha sido enriquecida por el resurgimiento de antiguas prácticas improvisatorias. Durante el periodo clásico, Mozart y Beethoven improvisaban a veces las cadencias de sus conciertos para piano (y animaban a otros a hacer lo mismo), pero también tendían a dar cadencias escritas para que otros solistas pudiesen usarlas.
  • A continuación puedes reproducir una pieza clásica de Beethoven: Moonlight.
  • Ahora, lo mejor de Mozart.
Como puedes notar, las piezas de música clásica no son breves, sin embargo, el escucharlas es un placer y privilegio que pocos logran apreciar, y cada uno interpreta a su manera. Es un arte, la belleza de la vida misma.

"El arte francés, reflejado en su arquitectura"


Por Ximena Pensado Vázquez

“Los edificios son máquinas para vivir” (Corbusier, arquitecto).
Elegante y refinado, son dos de las características del arte francés, cosa que se refleja en su gran arquitectura. Empezare hablando sobre los majestuosos castillos de esta región.

Francia posee los castillos más bellos del mundo, los arquitectos de la época del Renacimiento y del periodo neoclásico son los expertos en estas construcciones.

Gran parte de estos castillos se encuentran en la región del Loira, siendo el Chambord uno de los más famosos, diseñado originalmente por el arquitecto Domenico da Cortona, este castillo cuenta con ocho torres inmensas, 440 habitaciones, 365 chimeneas, 84 escaleras y cuatro vestíbulos… (Magi:2001)






Una parte del valle del Loira es nombrado patrimonio de la humanidad,  por la UNESCO, cabe recordar que el objetivo de esta institución es que a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación se mantenga la paz y seguridad.

Ahora viajemos por el tiempo al periodo de la dinastía de Carlomagno, periodo de innovadores edificios, basándose en la arquitectura romana. Caracterizadas por este periodo, se encuentran las catedrales góticas, un claro ejemplo es la iglesia de Saint Denis, esta iglesia es conocida por que ahí están enterrados casi todos los reyes de Francia.



No podemos dejar de hacer mención a la Torre Eiffel, diseñada por Maurice Koechin y Emile Nouguier y construida por el ingeniero Gustavo Eiffel, cuya torre lleva su apellido.

“El edificio es único por su particularidad de concepción y de construcción, sorprende por sus dimensiones fuera de lo común, evidencia una voluntad innata en el hombre de crear algo que refleje la medida de su genio” (Magi:1996:98)

Construida de 1887 a 1889, es una estructura de hierro pudelado de 330 metros de altura, que se ha convertido en el símbolo de Francia.




En el siguiente vídeo podemos aprender más sobre la famosa torre:



Este es un pequeño recorrido por el arte francés reflejado en sus edificios, basta con mirar fotografías y buscar información para darse cuenta, ya que, el arte francés está plasmado es sus obras arquitectónicas, es una expresión que traspasa fronteras, es parte de la vida misma.

Bibliografía:
Arquitectura Francesa
http:/www.arquitectura-antigua.es/Francia.htm (Consulta: 6 de Noviembre de 2015)
Magi, Giovanna. (1996).Todo Paris. Italia: Bonechi, pp.98.
Magi, Giovanna. (2001).Art and History of Paris and Versailles.Italia: Bonechi, pp.60.


Ballet clásico

Por Miriam Guadalupe Peñaloza Anell 

El ballet, a la vez llamado danza clásica, es un género dramático cuya acción es representada por medio de pantomimas y danza.

Según las épocas, los países o las corrientes el espectáculo coreográfico puede llegar a incluir: danza, mímica, texto y música.



El bailarín que realiza esta actividad debe conocer a la perfección su propio cuerpo, desarrollar un tono muscular adecuado, fuerza, resistencia, además de una postura adecuada para mantener en condiciones su estructura ósea, así como sus cuerpo saludable.

El término "ballet" fue utilizado por primera vez en 1582 por el gran compositor francés Balthasar de Beaujouelx en el Ballet Comique de la Reine.

El ballet así mismo es considerado la base de toda danza hoy en día existente.


El Ballet y la salud.

Tomando en cuenta que el ballet es una sesión de ejercicio rigurosa, esta trae diversos aportes a la salud.

  1. Las partes del cuerpo que ejercitas en el ballet se vuelven más fuertes y firmes.
  2. Mejora la postura y equilibrio 
  3. Te ayuda a que el cerebro se relaje y se concentre.
  4. Ayuda a tu salud mental.
  5. Te da una figura más larga, delgada y elegante. 

Vestuario

El vestuario propio del ballet son los leotardos y las mallas, con una falda opcional también llamada tutú, las bailarinas usan zapatillas de media punta hasta que sus huesos esten muy bien preparados para usar unas de punta entera. Por otra parte, los hombres siempre usan zapatillas de media punta ya que son mejores para adaptarse a su cuerpo.

El vestuario debe de ser cómodo y, sobre todo, debe dejar marcado el cuerpo para poder corregir y ver los movimientos del cuerpo, brazos y piernas.


  • Aquí se encuentra un video el cual podrás apreciar a la bailarina profesional Miko Fobarty realizando diversos movimientos comunes del ballet, en este video la bailarina realiza su acto para una competencia internacional de ballet.

Si quieres saber mas acerca de esta bailarina puedes ir al siguiente link que te llevara a la pagina oficial de esta bailarina para que puedas conocer mas acerca de ella. http://www.mikofogarty.com/



"La escultura renacentista"

por Elizabeth Perez Martinez

Escultura caracterizada por su expresividad y la perfección de las formas, tanto en el bajo relieve como en la estatuaria, sufre innovaciones escultóricas que aparecen en la obra de Nicola Pisano en el siglo XIII.
Al principio la escultura renacentista tomo una perspectiva hacia la arquitectura, pero no tardaría mucho para que se independizara y adquiriera un interés por sí misma. Al igual que las otras artes muestra el humanismo exaltando la belleza del cuerpo humano, ocupando los conocimientos anatómicos y los canones griegos.
Principales características de la escultura renacentista:
  • Se independiza de la arquitectura y adquiere interés propio.
  • Continúa siendo cristiana, aunque ahora se subordina por el simbolismo religioso a la consecución de la belleza.
  • El artista es más libre sobre los temas.
  • Buscan la representación de la realidad.
  • Interés por el hombre.
  • Intenta crear modelos ideales, que expresen el ideal humano tal  y como se concibe en el Renacimiento.
  • Utiliza perspectivas en los relieves.
  • Utilizan: mármol, alabastro y bronce, aunque en España se utiliza la madera para, mas expresividad .

Aquí un video donde habla de este tema: 


Grandes exponentes de la escultura renacentista

Donatello 
 (Donato di Niccolo di Betto Bardi nace en Florencia, Italia en 1386 y muere en Ibídem en 1446)
 Fue un famoso artista y escultor italiano, es considerado como unos de los padres del renacimiento. Donatello destacó en el campo de la escultura monumental y tratamiento de los relieves, donde pudo representar una gran profundidad dentro de un minimo plano.
Obras:
Donatello 


Crusifix

Andrea del Verrocchio

(Florencia, h. 1435- Venecia, 1488)
Nació en Andrea di Michele di Francesco de Cioni. Fue pintor, escultor y orfebre cuatrocentista italiana. Trabajo en la corte de Lorenzo de’ Medicine en Florencia. Fue maestro de Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, también influyó en Miguel Ángel. Trabajó en el estilo clásico del primer renacimiento florentino.
Obras 
Cristo y Santo Tomas

Condottiero Colleoni

Referencias:
http://betopovedahistoarte.blogspot.mx/2012/03/representantes-del-renacimiento.html
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//4000/4160/html/31_caractersticas_generales.html
http://www.edu.xunta.es/centros/iessanpaio/system/files/TEMAXIESCULTURARENACENTISTA.pdf